Просмотр содержимого документа
«"Педагог без вопросов - это неинтересно"»
Е. Макуренкова
О педагогике В.В. Листовой
«Педагог без вопросов — это неинтересно».
Прежде чем начинать учить других, Листова обращалась к себе — дисциплинировала, проверяла возможности и, только убедившись в подвластности своих порывов, доверялась своей интуиции. При этом она подчеркивала, что в основе педагогического процесса лежит работа педагога над собой, проводимая в самых разных формах. «Уметь отказать себе» — тема, к которой Листова постоянно возвращалась. У нее эти слова звучали убедительно, так как самоконтроль был очень силен. Она следила за собой во всем; следила за мыслью, действием, словом.
Валерия Владимировна умела быстро устанавливать с учениками крепкую связь, при которой становилось невозможным скрывать недостатки работы: леность, небрежность, равнодушие.
Тон замечаний Валерии Владимировны по отношению к учащимся обычно был всегда уважительным, даже дружеским, и в обращении к ученику Листова употребляла теплое ты. Но с появлением первых сигналов о неблагополучии (дело, конечно, не в частных неудачах), Валерия Владимировна настораживалась. В разговоре все чаще начинало проскальзывать ВЫ: «Будьте любезны к следующему разу...», «Вы должны...» и прочее. Записи в тетради становились все более категоричными, почерк укрупнялся. Крайней же мерой воздействия было молчание. Холодное, отчужденное молчание, в котором были и горечь сожаления о потерянном прежнем доверии, и многое другое, но только не равнодушие. Редко кто-либо из учеников мог долго выдерживать такую атмосферу занятий, и обычно все постепенно возвращалось в прежнее русло.
Стремление в момент напряжения понижать, а не повышать голос было характерно для всей работы Валерии Владимировны. Тону, взятому на уровне, она придавала большое значение. «Многoe зависит от того, как сказать, как указать на недостатки,— говорила она.— Преподаватель для ученика должен быть разным: то значительным, то спокойным, то энергичным. Иногда надо уметь «убрать» себя, дать возможность ученику проявить свои желания. Иногда, наоборот, необходимо «зажать» в ученике развитие плохих качеств, подавить его своеволие своим авторитетом».
Ее разговор с учеником на занятиях с первых же уроков лишен обыденности. Валерия Владимировна пользовалась сравнениями, шуткой, вступала в игру с учеником. Ученик постепенно входил в мир фантазии, где гаммы бывают «зеленая», «солнечная» где модуляционные повороты — это новые пути-дороги в развитии музыки (фа-диез в до мажоре — «первый привет» из соль-мажорной тональности). Она учила не столько чтению нот, сколько общению с композитором. Ученику как бы вскользь рассказывались о произведении такие подробности, которые в дальнейшем могли стать для него основополагающими в понимании стиля того или иного автора. Обращаясь к окончившим школу ученикам, Листова как-то сказала: «Остерегайтесь трех вредителей — клавиатуры, нот и пальцев. Ни один крупный композитор нот не писал. Композиторы создавали музыку. Никто из пианистов не может услышать клавиатуру — слушают струну, звук, произведение. Пианист играет руками, пальцами, но это только внешняя сторона дела. Музыку пианист воссоздает своим воображением, волей, пониманием и мастерством».
Метод Валерии Владимировны заключался в том, чтобы пробудить в ученике интерес к творчеству. Ей не столько хотелось занять воображение ученика своими рассказами о произведении, сколько увидеть живой отклик, естественную реакцию детской фантазии на музыку. С развития таких реакций начинала она сложный путь воспитания музыканта. Вот почему на ее занятиях все предельно серьезно — дисциплинирована мысль, напряжено внимание. Она разговаривала с каждым учеником как с будущим большим музыкантом, никогда не спешила сразу же определить дальнейший путь развития учащегося. По ее мнению, лучше ошибиться в сторону переоценки способностей ученика, чем сделать промах, признав его заведомо неинтересным.
Работу над художественным воспитанием учащегося Листова вела как бы исподволь, усложняя требования по мере развития ученика. Изучая произведение, она не спешила разъяснить сразу много задач. Ее метод работы определялся знанием детской психологии. Сначала она стремилась вызвать живой отклик на легкие задания и умела ценить небольшие удачи. Например, ученику удалось добиться тонкой звучности аккомпанемента, ровности и четкости штриха. Казалось бы, тут и приступить к работе над мелодией, которая льется на фоне сопровождения. Но Валерия Владимировна вновь и вновь возвращалась к удачно найденной звучности партии левой руки, закрепляя прием исполнения. Попутно она слегка изменяла задания, предлагая ученику сыграть фигурацию в другой тональности. Оттягивая момент начала работы над мелодией, Листова говорила, что при хорошо сыгранном сопровождении ученик может самостоятельно, без помощи педагога найти нужное туше кантилены, только бы не потерял того, что уже понял на уроке. Сопровождение в данной пьесе самому ученику сделать было бы трудно, мелодия же, наоборот, проста, и Валерия Владимировна спокойно предоставляла ученику право самостоятельно пробовать свои силы в ее исполнении. Если же ученик не справлялся с задачей сам, учитель приходил ему на помощь. Умение дать толчок работе, объяснив лишь основополагающие моменты, поставить задачу, стимулирующую дальнейшее, самостоятельное продвижение учащегося, отличало метод занятий.
Главное заключено не в отдельных уроках, а в длительном процессе воспитания, рассчитанном на долгий срок. При неудаче она заново переосмысливала произведение, уходя в область главного, определяющего, и затем доступно — словом и показом — стремилась выразить основные требования. Но такой метод работы, связанный с охватом произведения в целом, можно было «подсмотреть» постороннему наблюдателю лишь в тех случаях, когда не было настоящего контакта между учителем и учеником, когда ученик не мог понять педагога с полуслова. Это то рабочее состояние, которое в других областях своего творчества Листова определяла словами «материал не повинуется художнику».
Обычно же работа в классе над произведением протекала иначе. Верная себе, Валерия Владимировна возвращалась к детали, которая должна была помочь ученику остро почувствовать целое. Листова знала в искусстве «цену» трудного пути даже к самой малой правде. Долго добивалась она, чтобы ученик заметил модуляцию, ощутил блеск пассажа, выразительность кульминации — то, что могло помочь ему затем понять выразительность пьесы в целом. И вот, заставив ученика ярко почувствовать какой-либо момент, то или иное место произведения, Листова вводила его в творческую атмосферу занятий.
Ее кредо — подробность значительна, но в то же время деталь не должна разрушать целого; неверная подробность выдает поверхностное понимание сущности. Стиль и сущность для нее понятия нерасторжимые. Подробность раскрывает, насколько глубоко понят образ, насколько он «вписан» в эпоху.
Французские сюиты Баха: «В сюите четыре танца „держат форму", остальные-вставные части"». И хотя речь идет о всем известном соотношении Аллеманды, Куранты, Сарабанды и Жиги с другими танцами, выражение «держат форму» сразу же дает верную исполнительскую направленность, мобилизует внимание на охват цикла в целом.
Во всех замечаниях обращает на себя внимание четкость характеристики, образность выражения; подобные реплики педагога обычно сразу же заставляли привычные моменты воспринимать в новом звучании.
Работу над выразительностью музыкальной речи Листова начинала с интонации. Интонации несложных детских песенок в игре ее маленьких учеников звучали вполне осмысленно. Дети учились говорить «от себя», а не демонстрировать заученное задание. Может быть, этим методом работы определялась и скромность средств, которыми ее ученики пользовались на первых порах обучения; в их игре не было излишней расцвеченное эффектами нюансировки.
Остро ощущая верность интонации, Валерия Владимировна восхищалась мастерством речи крупных актеров. Она настойчиво искала правду интонации в музыкальном произведении, так же как искала правду выражения сценического момента в своих театральных персонажах. Не случайно Валерия Владимировна, смеясь, говорила о том, что на всем протяжении работы над скульптурными фигурками у нее невольно сохранялось на лице то выражение, которое она стремилась передать персонажу.
Листова не терпела ничего приблизительного в фразировке, интонировании, штрихе при исполнении произведения. Если ученику не удавалось ощутить выразительность фразы, она просила его играть просто, без нюансировки. Она считала, что придет время, и ученик найдет нужную интонацию, только надо научитьего все время искать в себе внутренний отклик на музыку. Самое главное для нее было воспитать верный метод внутренней художественной работы. Вот почему ученики младших классов играли без излишних притязаний на выразительность. Чуткие же, музыкально одаренные дети при таком подходе сразу «выдавали» себя непосредственностью, живостью проявлений.
Продолжая работать над интонацией и, следовательно, над мелодией, Валерия Владимировна уделяла большое внимание также и восприятию гармонии. Первое знакомство учеников с красотой гармонии чаще всего происходило на материале каденций. Завершение пьесы подводит итог всему предшествующему развитию, и оно должно соответствовать настроению произведения. И нередко получалось, что заметить подробности и охватить все развитие пьесы ученик еще не мог, но сыграть достаточно убедительно каденцию, то есть подвести итог, он был уже в состоянии. Конечно, не все ученики развивались в этом направлении одинаково, одни оказывались более восприимчивыми, другие — менее, но такого рода работа проводилась с каждым. Вот почему даже у самых средних учеников ее класса в игре всегда была полнота звучания регистров фортепиано, было «здоровое полнокровие».
В работе над произведением Листова особенно ценила напряженность атмосферы, возникающую на последних уроках перед концертом, при которой повышалась острота восприятия, впечатлительность учеников. В этот период Валерия Владимировна смело пользовалась жизненными примерами, вызывающими художественные ассоциации; учила слушать тишину утра («Когда «слышен одинокий шаг прохожего»); ощущать красоту рассвета. Она часто повторяла, что надо уметь наблюдать самые первые проявления жизни: «Не в том ли еще одна невыразимая прелесть ландыша, что в его соцветии мы как бы ощущаем процесс раскрытия цветка: внизу цветы, а наверху еще совсем закрытые бутоны. Ведь ландыш, когда он весь распустился, это не тот ландыш, в котором раскрылись первые цветы».
Развивая в ученике способность к восприятию музыкального языка произведения, Листова обращала особое внимание на репертуар. Разговор о репертуаре был для нее продолжением большого разговора о воспитании ученика, развитии его способностей и даже черт его характера. Очень важно вовремя суметь подобрать учащемуся нужную пьесу. По мнению Валерии Владимировны, ученик берет репертуар «сам», то есть педагог дает ученику то, на что тот «делает заявку» своей работой, способностями, склонностями, успехами. И возможно, что в такой постановке вопроса кроется решение всей методической проблемы репертуара.
Работая над этюдом, она не забывала рассказывать подробности биографии Черни, Мошковского, Клементи, Беренса, Лемуана и других, подчеркнуть особенности стиля каждого из них. В исполнении этюдов она добивалась блеска, бравурности — качеств, которые отличают подлинную виртуозность от простой моторной техничности.
«Музыке не учат!». Музыке, как выражению сферы переживаний, «учить» нельзя. Нельзя учить человека чувствовать, но можно воспитывать его так, чтобы сфера чувств и переживаний его все время расширялась, чтобы он становился восприимчивее, отзывчивее. И тогда можно помочь ему найти отклик своим чувствам в музыке и выразить это на инструменте, обратив при этом внимание ученика на фразировку, различие тембров, голосов, регистров, учить ловкости, легкости в приемах, развивать беглость, технику. «Музыке не учат,— повторяла она, - задача ставится иначе — воспитывают музыканта». Эта фраза выражала один из самых глубоких и активных принципов педагогики Листовой.
Когда Валерия Владимировна говорила о развитии музыкальности ребенка, его способности воспринимать мир и отражать в своем искусстве, в ее речи появлялся образ бутона и цветка. Она приводила этот пример для того, чтобы подчеркнуть вред слишком рьяного вмешательства в процесс развития детских способностей. «Всему свое время. Нельзя искусственно раскрывать бутон. Тогда он или совсем не раскроется, или будет болеть, потеряет всю красоту свою. Цветок надо растить, за ним ухаживать, и он тогда даст цветение. Так же раскрываются и способности детей!»
Даже маленькому ученику Листова «разрешала» быть художником, оставляя для него сферу самостоятельности творчества. Все его внимание на уроке она направляла на правильное прочтение текста, овладение инструментом, звуком, техникой. Область же поэтического обобщения требовала, по ее мнению, гораздо более осторожного подхода. Здесь работа должна была протекать в тишине, без видимого нажима педагога. При этом поэтическая мысль учителя, направленная к восприятию ученика, обычно претворялась в наиболее доступные и простые формы. Ученик же, ощутив общую атмосферу серьезности, а также поняв конкретное преломление этой мысли, погружался в то состояние «у врат прекрасного», которое необходимо для развития художника. Музыкальность ученика при таком подходе беспрестанно шлифуется, но без излишнего давления воли педагога. Другое дело — работа над техникой, звуковым мастерством — там должны быть, по убеждению Валерии Владимировны, применены другие методы. Метод наведения, чем навязывания своей воли, называя это «развитием музыкального вкуса ученика».
В обстановке занятий Валерия Владимировна напоминала рабочего точных профессий. Не было излишней приветливости при встрече, многословия, желания расположить к себе. Она как бы ограждала ученика, отметая все, что могло разрушить его рабочее напряжение. Указания ее были кратки, задания ясно изложены. Ей был свойствен принцип экономии средств. Она всегда все хотела сделать из малого, из обычного, повседневного. Вот почему у нее не было особого предпочтения к занятиям с талантливыми учениками. О таланте она говорила осторожно, видя в нем то, что неподвластно педагогу и заставляет последнего быть исключительно чутким наставником.
Большую роль Валерия Владимировна отводила упражнениям, которые появлялись в работе ученика по мере необходимости. Комплексы этих упражнений для разных учеников были различны, но в основу каждого комплекса были положены общие принципы. «Каждому ученику я даю „его" упражнения,— говорила она.— Упражнений существует бесчисленное множество. Однако выбор их должен прямо вести к цели. Ученик обязан понимать смысл упражнения, данного ему учителем. А вот запоминать их ему не надо. Поупражнялся, и достаточно, может их забыть. Помнить упражнения — это наша забота, забота педагога. Мы должны их знать и уметь каждому ученику дать свое».
подготовительные к гаммам и арпеджио
развитие пластичных, гибких движений при исполнении извилистой мелодической линии:
способность руки быстро и легко переходить из сжатого положения к широкому
мышечным ощущениям, возникающим в процессе игры: умению ощущать движения плеча, предплечья, кисти и, наконец, пальца. Рука должна все время сохранять легкость движения.
В работе над аккордами Листова пользовалась упражнениями. Сущность их заключается в проработке каждого звука в отдельности, или, если подходить с точки зрения приема звукоизвлечения, в укреплении каждого пальца в широком положении руки. Такие упражнения позволяют развивать на одном примере целый комплекс навыков:
вырабатывают независимость пальцев,
воспитывают точность «удара»,
развивают крепость свода руки.
После работы над такими упражнениями аккорд, по словам Листовой, «будто в прозрачной воде вымылся».
Очень большое внимание уделяла Листова точному, глубокому ощущению клавиатуры. Руки ее учеников были всегда «низко» прилажены к клавишам. Экономность движений в приемах извлечения звука ею вырабатывалась на разных примерах, но одним из наиболее характерных упражнений подобного рода можно считать следующее:
Кисть гибка и подвижна, пальцы беззвучно меняются, и в их подушечках возникает ощущение точной передачи клавиши.
На смену этому упражнению приходит упражнение на репетиции. Его надо выполнять как бы попадая в «след» ушедшего пальца:
на извлечение смежных звуков, которые помогают разрабатывать элементы трели. Скорость трели увеличивается за счет изменения ритмических длительностей — восьмые сменяются триолями, затем шестнадцатыми:
В работе над техникой Листова периодически использовала игру пассажей с различной ритмической группировкой. Такая работа обычно проводилась в классе в присутствии педагога. При игре пассажей разными ритмами пальцы, по ее мнению, должны быть особенно точно прилажены к клавиатуре, только тогда этот метод работы может принести пользу.
Игра украшений. Мелизмы надо играть освободив руку, используя инерцию движения начального броска, тогда возникает естественный акцент с подчеркиванием начала трели. Долгие трели требуют обычно некоторого изменения состояния кисти. Кисть при игре трели то слегка поднимается, то опускается. Впоследствии, когда мастерство повышается, движения кисти сходят на нет, но ощущение свободы остается».
Упражнения Листовой, подготавливающие приемы игры украшения, интересны разнообразием поставленных задач. В некоторых из них подчеркивается значение пластичного завершения трели, момента выхода к последующему звуку мелодии. В этом случае надо суметь привязать группетто к мелодическому звуку, вплести его в интонацию. Указанная задача в упражнениях все время усложняется, так как расстояние между группетто и основным звуком постепенно увеличивается:
В упражнении, связанном с разработкой мордента на сильной
доле такта, введена партия другой руки, поддерживающая метр движения.
Большое внимание уделяла Валерия Владимировна также развитию приемов кистевой техники. Упражнения на последовательное извлечение терций, секст, октав приемов legato сменяются упражнениями репетиционного характера, причем и в этом случае темп увеличивается за счет ритмически выписанного ускорения: «От свободы кисти многое зависит. Свобода кисти делает руки неутомляемыми в октавах»:
Приведенные упражнения изучались учениками на протяжении первых лет обучения, за время которых учащиеся должны были овладеть основами различных приемов, для того чтобы затем перейти к техническим задачам другого рода — воспитанию быстроты и выносливости.
Листова с особым вниманием относилась к игре гамм и арпеджио. Игру этих «обязательных комплексов» упражнений она начинала с первого года обучения ученика. Число гамм в первый год занятий обычно ограничивалось небольшим количеством тональностей, в которых подбирался и репертуар. По ее мнению, пьесы в воображении учащегося должны быть как бы «вписаны» в знакомую тональность.
Игру гамм Листова стремилась проводить как можно более живо и увлекательно. В ряде случаев она определяла гаммы названиями, в основе которых лежала характеристика тональностей в произведениях классической и романтической литературы. Так, до мажор — тональность утверждения света, разума, называлась «солнечной», Фа мажор — «пасторальная» тональность — «зеленой».
В процессе работы Листова требовала усвоения учащимися аппликатурных принципов, объединяющих гаммы и арпеджио в группы.
Процесс перехода от упражнений к этюдам - иная сфера работы над техникой. Процесс развития техники на материале этюдов для нее в значительной мере был связан с овладением приемами игры. И с этой точки зрения упражнения, сколько хороши бы они ни были, всегда оставались для Листовой лишь подготовительным материалом.
Быстрая игра требует способности охватывать фигурацию, используя комплексы движений, что Листова связывала с понятием «прием». Она раскрывала смысл этого методического положения, ссылаясь на примеры спортивной жизни: пловец, отработавший на станке движения рук и ног, еще не плывет; прием — это то, что закрепляется как умение и остается в практике человека.
Процесс быстрой игры на фортепиано требует умения синтезировать в темпе простейшие движения. Работу над этими задачами Листова проводила с особым интересом. В этюдах и виртуозных пьесах она стремилась развить в ученике ловкость, выносливость, научить его свободно пользоваться различными динамическими и тембровыми градациями. И опять в поле зрения попадали двигательные ощущения, возникающие под воздействием музыкального образа. Валерия Владимировна помогала найти их ученику самыми разными способами: здесь и показ приема, и конкретные советы, и жизненные аналогии, и далекие ассоциации, порождаемые другими видами искусства. Ее методические советы и педагогические приемы-находки носили нередко сугубо индивидуальный характер, в практической работе они давали большой эффект. Так, Листова в педагогических целях очень умело использовала прием физического давления на руку, кисть, пальцы. Слегка надавив («уколов») карандашом подушечку пальца, она давала представление о точности прикосновения пальца к клавише, легком давлении на нее. Звук, взятый учеником после этого, сейчас же прояснялся, в нем появлялась интенсивность, блеск тембра.
Или же другой прием: ученик «рыхло» взял аккорд, который должен быть звучным и громким. Слегка надавив сверху на свод руки ученика в момент извлечения аккорда, Листова помогала ощутить его слабость. Под давлением руки педагога возникало новое ощущение: рука ученика, противоборствуя давлению, становилась активной и упругой. В аккорде появлялась звонкость, чистота тембра. Обычно дважды прибегать к этому методу показа уже не приходилось, ученик прочно усваивал новый прием игры. Наиболее сложным методом из той же области «нажатий» является прием, позволяющий понять необходимость включения руки в процесс игры гаммообразных пассажей или арпеджио по всей клавиатуре. Если движения руки, а следовательно и локтя, недостаточно активно сопровождали игру гаммы, Листова прижимала локоть ученика к его туловищу. При этом она просила, чтобы, играя пассаж, ученик оттеснял бы локтем ее руку в сторону движения пассажа (что делать довольно неудобно). После такого упражнения, когда неприятное физическое давление со стороны педагога снималось, рука ученика как бы вырывалась на свободу. Раскрепощенная от давления, она легко и непринужденно включалась в движение, обретая ощущение свободы, полетности.
В работе над виртуозным репертуаром Листова являлась представителем «экспрессивного» направления. В отличие от многих педагогов, увлекающихся игрой в медленном темпе, она придавала большое значение работе в настоящем темпе. Ей свойственна точка зрения, что понять своеобразие приема быстрой игры и отработать его в медленном темпе (то есть как бы разложить на составляющие элементы) дети, даже с помощью педагога, могут лишь с большим трудом. Другое дело — подготовленные пианисты! Вот почему над технической стороной виртуозных пьес дети в медленном темпе часто работают бесцельно.
Техника пианиста создается в основном в возрасте до 14-ти лет, когда , руки ученика исключительно податливы и он сам способен к интенсивному усвоению знаний и навыков. Причем техническое воспитание должно проводиться таким образом, чтобы у ученика развивалась потребность в виртуозности. В этот период, благодаря особенностям детской психологии, ученикам в ряде случаев бывает легче понять прием в целом, схватив его в общих чертах при быстром темпе, чем проследить путь его становления из ряда составляющих движений.
Она считала, что медленный темп дает возможность наилучшим способом узнать пьесу, запомнить, выучить ее наизусть. В процессе работы Валерия Владимировна прибегала к медленному темпу и как к средству психологического воздействия на неуравновешенную натуру учащегося. Однако при этом никогда не забывала повторить, что медленная игра не научит быстрой.
Ее методы воздействия были направлены на то, чтобы помочь каждому ученику укрепиться в своей самостоятельности. Она стремилась развить в учащихся уверенность в своих силах. С особым вниманием Валерия Владимировна воспитывала качества, необходимые исполнителю: волю, дисциплинированность, смелость.
Учащиеся ее класса приучались с детства воспринимать любое концертное выступление перед аудиторией как торжественный момент своей жизни. Как бы ни был мал ученик, как бы ни были скромны его успехи, Листова рекомендовала ему день концерта проводить в режиме исполнителя, готовясь к вечернему выступлению. Она старалась убрать из его жизни все обыденное, заставляя ученика внутренне сосредоточиться. Учебное выступление — это школа исполнительства, и Валерия Владимировна Листова стремилась извлечь из этого педагогического мероприятия как можно больше пользы для развития ученика. Ее наблюдения и выводы в вопросах развития артистизма у исполнителя представляют несомненный интерес. Дети по-разному развиваются, по-разному в различные периоды жизни относятся к игре на концертах, и педагог нередко сталкивается с трудными случаями, связанными с переживаниями учеников. Вот что говорила Листова о таких явлениях. «Часто бывает, что совсем готовый к концертному выступлению или экзамену ученик вдруг под влиянием страха отказывается играть. В таких случаях лучше не настаивать и не уговаривать его, а как бы согласиться с ним, сказав, что он может считать себя свободным и ехать домой — выступление его будет перенесено. Обычно такой совет педагога заставляет ученика, предоставленного самому себе, принять здравое решение; исчезает излишняя нервозность, взвинченность, и, овладев собой, ученик идет на эстраду. Предоставив учащемуся право свободного выбора, мы тем самым заставляем его серьезнее отнестись к происходящему. Получив возможность распоряжаться собой, он обычно действует с большей ответственностью. После таких переживаний, которые, как правило, кончаются удачным выступлением, ученик взрослеет, становясь внутренне более самостоятельным».
ЗАПИСЬ БЕСЕД С В. В. ЛИСТОВОЙ
МЕТОД ИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Haшe дело строительное — строим человека. На нас, педагогов детских лет обучения, возложены серьезные задачи: из новичка, не имеющего понятия не только о трудовой дисциплине, но и общей, создать ученика, ценную единицу жизни школы.
Как распознать человека, степень его одаренности, восприимчивости? Вызвать ребенка на разговор — это узнать его жизненный репертуар. Хорошо, когда дети сами рассказывают, задают вопросы. Но когда кроме вопроса: «А когда приходить?» — других нет — дело плохо. Узнать ребенка можно также и через его игры, его детское творчество.
В нашу работу должно быть заложено большое терпение. Надо помнить, что зачастую к одолению трудностей мы идем через тысячи досад. Следует, однако, избегать той формы выявления неудач, которая может подорвать рабочую настроенность учащегося, атрофировать желание учиться. Никогда нельзя подрезать творческие крылья ученика, пришедшего уже играющим, фразой «о коренной ломке». Надо поддерживать в нем надежду на дальнейшее продвижение, исподволь исправляя недостатки. Неуместная критика убивает рабочую энергию. Критика же работы предшествующего педагога разрушает цельность детского характера, нуждающегося в авторитете.
Холод детской натуры только кажущийся. Ученик благодарен, если его слушают, учат, воспитывают. Ребенок не особенно любит ласки и обычно старается от них увильнуть. Ласки не порождают теплоты отношений, излишние же ласки создают лентяя. Простое, без сантиментов, благожелательное отношение к ученику необходимо для нашей работы, трудной, «ювелирной», шаг за шагом ведущей по ступеням развития. Ребенок — это личность, будущий человек, его характер беречь надо. Уход за учащимся обязателен. Нельзя воспитывать его в нервозных формах. Надо беречь психику ученика. С учеником необходимо вести себя"так, чтобы ничто не убивало в нем чувства человеческого достоинства. Если я нахожу, что ребенок разумный, я никогда не скрываю своего уважения к нему.
Развитие учащегося зависит от общей атмосферы классных уроков. Ученик должен быть уверен в доброжелательном отношении к нему педагога.
Многое зависит от того, как сказать и как указать на недостатки. Листова считает, что если сделать ученику замечание шепотом, на ухо, это запомнится надолго. Этот прием Листова употребляет крайне редко, дважды его с одним учеником повторять нельзя, так как главное в нем — неожиданность.
Иногда бывает неверная установка, дескать с учеником, и главное с его родителями, Не надо тратить времени на разговоры. Это неправильно. Принимая в класс одного ученика, мы принимаем минимум трех человек, а за ними идут тетушки, бабушки... Нельзя разрушать среду жизни ребенка, его взаимосвязи. Не надо забывать, что родственники ученика — это ближайшее его окружение. Манера отделять ребенка от родителей ведет к его отчуждению от семьи, что очень опасно, даже в самой малой мере. Наоборот, надо крепить все его жизненные связи, и родители должны стать помощниками педагога.
Здоровье ученика находится в центре нашего внимания. Ведь дети всегда «держат курс на термометр»! Длительная болезнь ученика осложняет педагогическую работу. Во время болезни развитие детей обычно не прекращается. От перенесенных страданий их восприятие становится более чувствительным, тонким; они быстро растут в душевном, эмоциональном отношении (а при очень затяжных, серьезных болезнях иногда даже как бы старятся). Таким образом, и при длительных заболеваниях в развитии ученика не наступает остановки. Другое дело — игра на инструменте. В техническом отношении больной ученик двигаться не может и не только останавливается на достигнутом, но уходит назад. Ведь техника у детей растет лишь при ежедневной тренировке. Так одно явление приводит к двум совершенно разным результатам.
Малоопытный педагог может не суметь правильно учесть время, необходимое для прохождения программы. Поэтому работа должна планироваться с некоторым присчетом лишнего времени: Это даст возможность изменить направление занятий в случаях серьезной болезни учащегося или каких-либо неожиданностей, нарушающих нормальный процесс обучения.
Школа стоит на «середняке». Работая с учеником средних способностей, педагог может не только многому научить, но и многому научиться. Такие учащиеся, если они трудолюбивы и восприимчивы,— благодатный контингент для занятий. Они не знают той атмосферы исключительности, которая часто окружает ярко одаренных детей и мешает работе. Постепенное развитие может раскрыть перед такими учащимися большие перспективы.
Талантливый же ученик — это хорошо сложенный костер, и дело педагога — зажечь его. Таланту не надо мешать. Когда человек может идти семимильными шагами — пусть идет. Но за ним надо следить, ему надо помочь, «подпереть контрфорсами», дать воспитание. Эта установка нисколько не принижает роли педагога. С одаренными учениками работать не просто. Талант — это в некотором роде «испуг» для педагога. Воспитывая одаренного ученика, педагог все время испытывает горение в тревоге, боясь помешать его развитию.
Педагог без вопросов — это не интересно. Замечательно, если человек относится с вопросом даже к былинке. В то время когда ученик с нами, мы меньше о нем думаем, чем когда он уходит. Больше всего педагог думает об ученике, когда остается один, в уединении, но не в одиночестве (уединение — это творческое состояние!).
Педагог не может все знать, он знает — сколько надумал. Поэтому я придаю большое значение самовоспитанию. Педагог воспитывается вместе со своими учениками. Надо уметь «себе отказать» во имя учеников, во имя дела. Это очень тонкий и сложный вопрос, и каждый постигает его для себя своим путем. Надо держать себя в узде, знать свои слабые места и уметь говорить о своих ошибках. Подобное поведение не уронит авторитета педагога. Педагогический престиж создает только труд. Педагог должен всегда помнить об этике своего труда, о взаимоотношениях в коллективе — детском и взрослом. Товарищеская этика должна строго соблюдаться даже в самых сложных условиях.
РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
О репертуаре
Ученик берет программу сам, хотя он этого, и не понимает. Не мы ему даем, в нашем «сундуке» всего много, «багаж» у нас большой, но ведь не все можно дать. В беседе с учеником мы наблюдаем за характером его речи, его тяготениями в смысле интересов, испытываем его наблюдательность. В разговоре о прочитанной литературе знакомимся с его стремлениями, его вкусом.
Память, слух, работоспособность учащегося указывают на его музыкальные возможности. Все это помогает составить программу, соответствующую общему развитию каждого ученика.
Репертуар определяется не только достоинствами учащегося, но и его недостатками, и часто недостатками технического характера. Последнее, по большей части, определяет выбор изучаемой учеником этюдной литературы. Напрасно ученики говорят: «Мне не дают!». Я в это время думаю: «Не берете сами!». Педагог, видя гармоничное развитие учащегося, имеет основания смело шагать по программе.
Знакомство с произведением
Работа над произведением на различных этапах развития ученика строится по-разному. В самом раннем возрасте первоначальное чтение текста пьесы надо делать в присутствии педагога. Палец запоминает первое движение в клавишу гораздо лучше, чем десятки повторов. Это подобно тому как человек запоминает день и час знакомства яснее, чем ряд последующих встреч. В чтении текста надо воспитывать «тщателя».
Со взрослыми, уже подготовленными учениками характер работы бывает другой. Произведение, знакомое на слух, ученик сначала просматривает без игры, следя за печатным текстом. Скажут: учат музыке, а разрешают ученику проводить первую работу без звука! Да, пальчиками и без звука. Но это только первый этап знакомства. При такой работе развивается зрительное восприятие, зрительная память и в то же время напрягается внутренний слух. Кроме того, это — пропуск воли к концам пальцев. Так работать не просто, зато все потом воспринимается особенно свежо в «изображении» звуком.
Чтение с листа — это сегодня очень сложный и актуальный вопрос. Но правы ли те, кто дает разбирать заданную пьесу сразу обеими руками? Если это изучаемая пьеса, то к первому знакомству с ней надо отнестись с большой заботой. Пьесу надо знать так, как знает дирижер партии в оркестре, роли проходить основательно, как это делают актеры драмы. Ученик должен хорошо знать партию каждой руки, а в полифонических произведениях — партии голосов. Обилие неудач при беглом чтении может исказить его представление о характере музыкальной речи. Чтение с листа пьесы, предназначенной для изучения,— задача очень сложная и часто непосильная детям.
Первый этап работы
Художники, скульпторы, делая работу, видят исходный материал — холст, грунт, глину. Так и мы должны ощутить материал и сначала пройти пьесу как бы без всякой обработки («крупным» звуком, «мужиком»). Пальцы надо сделать крепкими, устойчивыми. Портретное сходство будет потом. А сначала рука должна привыкнуть к материалу — клавиатурному воплощению текста. Пьесу надо учить сразу правильными пальцами, верными штрихами, намечая основные членения формы. Таков мой метод занятий. Его я применяю почти всегда, во всех областях работы. Когда я «леплю» какой-либо театральный персонаж, то сначала я шью лицо в его общем виде. Сперва это клочок ваты, смоченный яичным белком, затем «сова» (делаю глазные впадины), затем «Александр I» (вытягиваю прямую переносицу), потом — тип (в этот момент я как бы воссоздаю эпоху, которую, когда работаю, ощущаю очень ясно), и только после всего этого ищу портретное сходство.
Чтобы что-то сказать музыкой, надо прежде всего знать, что ты хочешь выразить. Одно дело играть токкату Ф. Э. Баха — пьесу непрерывного чеканного звука, строго ритмичную, не допускающую отклонений в темпе, другое — двухголосную инвенцию великого И. С. Баха тоже построенную на непрерывных линиях шестнадцатых. Баховская полифония — это разговор голосов. Есть возражения, есть вопросы. Все должно быть соразмерно с естественностью выражения. Кроткий духом, И. С. Бах таит в своих произведениях огромную силу отрешения от субъективных переживаний. Заключения его произведений строги и закономерны.
Очень хорошо, если ученик найдет время расписать партитуру фуги по голосам, взявши для этого столько строчек, сколько голосов в фуге. Полезно записать голоса цветными чернилами. Когда ученик после проделанной большой работы взглянет на партитуру, это создает в его воображении картину формы. Бывает очень полезно увидеть архитектонику произведения. Зрительные впечатления нельзя игнорировать.
О проникновении в сущность произведения
Музыка — это язык окружающего нас мира человеческих чувств. Чувства не всегда подвластны разуму. Если бы все чувства человека были во власти его воли, никакой литературы не было бы, в том числе и музыкальной. Если бы чувствам можно было приказать, не было бы никаких драм. Миру чувств человека, музыке научить нельзя. Чувствам не учат. Музыке человек учится сам. Но дать ему направление, развить способность более тонкого восприятия, и особенно образовать его вкус,— можно.
Ученик должен понимать, что он несет главную ответственность перед композитором, а не перед преподавателем. Преподаватель тоже лицо подвластное — он всецело подчинен композитору. Композитора же никто не заменит, ответственность перед композитором неизмеримо больше. А какова роль педагога? Педагог стремится сделать как можно более крепкой связь между композитором и исполнителем. Он учит владению инструментом, учит читать текст (по возможности в самом широком смысле слова), ставит дыхание фраз, показывает приемы звукоизвлечения. Но музыке человек учится сам. Он для себя постигает все заново. Выразительность идет от данных ученика, его общего развития
О мелодии и интонации
Искусство пения на фортепиано — сложная и тонкая область, требующая неустанного воспитания. Главное — развивать слуховые впечатления и многое уяснить в себе самом, в своем отношении к природе пения. Пению на фортепиано надо учиться у вокалистов.
Что значит верная или неверная интонация, чем здесь надо руководствоваться? В человеческой речи приятна и понятна выразительная, то есть точная, интонация. Путем повышения или понижения голоса мы меняем смысл речи. Верность интонации заключается в понимании главного момента речи. Изменение акцента меняет смысл фразы. Чтобы «схватить» интонацию, нужна полная сосредоточенность.
Сценическое искусство не терпит малейшего отвлечения внимания артиста. Исполнитель должен безотказно принадлежать произведению, только тогда оно будет жить. Сценическое искусство требует полного перевоплощения.
Из всех видов сценического искусства музыкальное искусство особенно «ревниво» к вниманию артиста, оно требует наибольшего внутреннего напряжения в передаче правды жизненных переживаний, В музыке мы тоже ищем смысл авторской речи. Ищем главные акценты, строим фразу; и тут сразу же надо отметить, что музыкальная интонация еще более требовательна к точности выражения, чем речевая.
В этой работе я придаю огромное значение интуиции. Одаренные ученики не ищут акценты, подъемные точки, а сразу верно их дают. Педагог должен быть поэтому оснащен и музыкальным чутьем, и знаниями. Предпочтительно, чтобы его интуиция опиралась бы на тонкое восприятие основ развития музыки, понимание закономерностей мелодии, гармонии, ритма в рамках различных стилей.
О влиянии гармонии на интонацию
Даже в двухголосном складе несложной песни надо чувствовать естественный ход развития гармонии, которая остается в песне как бы не до конца реализованной. Но если за нотой слышат лишь звучание данной клавиши, то это ужасно. Среди тонов гаммы звуки первой, третьей и пятой ступеней определяют лад (мажор или минор). С первых лет обучения ученик должен быть знаком также с трезвучиями четвертой и пятой ступеней. Но есть ступени, которые придают особую прелесть фразе, когда они появляются в мелодическом рисунке или в сопутствующей гармонии. Одной из таких является шестая ступень (в мажоре пониженная). Ее легко уловить слухом, поймать и полюбить ее интонацию.
Как и в других видах искусства, в музыке не надо уходить от природы и жизненных аналогий. В пьесах пейзажного, созерцательного характера мы часто встречаем квинту — созвучие без терцового тона. Интервал чистой квинты имеет свои сферы настроений. Квинта — один из наиболее употребительных интервалов народной музыки. Ее звучание ассоциируется с жизнью на лоне природы, хотя этим не исчерпывается. Одну из сторон «философии» этого интервала мы встречаем в «Реквиеме» Моцарта, где последний аккорд звучит без терцового тона.
Интервал этот бывает страшен, когда он характеризует облик внутренней пустоты и неверия, дух разрушения, зла. Это отлично передал Лист. Его Мефистофель ничему не печалится и не радуется. Это облик духа с пустыми глазами: в нем нет добра, нет утверждения, нет терции.
Свою сферу выражения имеет и уменьшенная квинта. Как острый диссонанс, она активизирует общую гармонию. Не менее интересны и другие интервалы. Так, чистая кварта часто звучит в гимнах, вызывая у нас образ победы, торжества. Падающая вниз секста в заключительных оборотах каденций затрагивает нередко лирические струны нашей души. Спокойный интервал большой терции имеет сестер иного характера: малая терция навевает грусть; но что касается уменьшенной терции, то ее появление связано в нашем представлении с интимным миром переживаний трагического оттенка. Стремление уменьшенной терции к разрешению в один звук как бы символизирует желание скрыть душевные переживания. Все закрыто от внешнего мира. И если малая терция навевает грусть, то уменьшенная нередко сопутствует выражению скорби.
Кое-что можно сказать и об агогике кадансов. Как часто движение в пьесе к квартсекстаккорду сопровождается неизменным подъемом с сопутствующим ему замедлением темпа? Имеют ли эти явления опору в реальной жизни? Несомненно, да. Примеров множество. Входя на лестницу, первые ступени проходят в том темпе, в котором шли до этого, а подходя к последним, испытывают ощущение здоровой усталости после преодоления трудности. Кадансовый квартсекстаккорд «звучит» когда мы входим на последнюю площадку лестницы.
Конечно, обо всем этом можно говорить лишь намекая. Выразительность музыкального языка видоизменяется в зависимости от эпохи, стиля и манеры композитора. Сказанное здесь является педагогическим приемом, направленным на то, чтобы обратить внимание ученика на роль интервалов, гармонии в изучаемом им произведении. Если раскрыть свое понимание музыкального языка пьесы, ученик иначе отнесется к тексту, богаче прочтет его содержание. Улавливая оттенки речи, сопоставляя явления жизни и искусства,"привлекая далекие ассоциации, он начнет развивать в себе ощущение музыкальной интонации, полной глубокого жизненного смысла.
Последний этап работы над произведением
Педагог разбирает с учениками произведение, но он же воспитывает в них способность к объединению всех элементов с тем, чтобы донести произведение до слушателя. Помимо пианистического мастерства он воспитывает исполнительскую волю. Всякий концертант должен обладать этим качеством. Во время исполнения надо быть внимательным, сохранять внутреннее спокойствие. Но спокойствие не приходит само. С малых лет нужно учить детей самоуправлению (а есть ученики, которые лишь самоуправствуют!). Нужно учить детей сосредоточенности внимания - в момент игры мысль не должна делать петель. Ведь не секрет, что многие из учеников — это «всадники без головы». Не всегда ученик останавливает исполнение пьесы по причине плохой памяти. Чаще это происходит по вине недостаточно воспитанного слуха. Сделал не вовремя акцент, сбил метр, взял неверную ноту — эхо уловило новую, незнакомую интонацию, смешались привычные представления, и пальцы остановились: воля, желание сыграть все до конца не проявилась. Спокойствие на эстраде есть следствие воли, желания исполнить все произведение.
В воспитании исполнительской воли многое зависит и от предварительной работы. Поэтому надо контролировать домашнюю работу учащегося. Ученик должен беречь свое время, должен уметь целесообразно заниматься, расчленяя задания. Сложные в музыкальном отношении места надо заранее тщательно проработать отдельно, особенно те моменты, где есть модуляции. Сначала необходимо учить именно то, что сложно, затем то, что не получается. Пожарником надо быть! Надо знать, где горит! А потом возьмите «подружку справа» и «подружку слева» и вплетите сложное место в общее течение произведения.
Организацию ежедневных занятий надо ставить ученику в обязательное условие. Успех работы заключен в ежедневности. Иначе все может кончиться врачебным вмешательством. Все равно что шесть дней не есть, а на седьмой все обеды съесть. Организм выносит многое, но только не резкие перегрузки. Переутомление приводит к неудачным концертным выступлениям, что, в свою очередь, вредно влияет на развитие артистических способностей ученика. Обо всем этом приходится помнить педагогу, работая с учащимися над произведением.
ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ
Работа над звуком
Постановки рук, при нормальном их состоянии, как таковой быть не должно. Инструмент создан специально для человеческой руки. Всякий прием должен выражать понимание пианистом фразы композитора и всецело быть подчинен авторскому замыслу. Но мы не можем забывать, что у инструмента есть специфика, которую надо постичь, суметь к ней примениться. «Топографию» клавиатуры надо изучить и ощутить в ее естественности. Игра на инструменте должна быть продумана и с точки зрения художественности. Все должно быть целесообразно, законченно, красиво.
Для меня детская рука — это симфония. В ней все законченно, гармонично и кокетливо в естественности движений. Как бы без мускулатуры, она безотчетно прелестна. Простой жест несет в себе так много грации! Если спросить, какой у рояля звук, можно ответить — задумчивый. В звуке не должно быть твердости треска. Рояль — инструмент неударного типа. Возьмите мягко квинту — рр, р, mf, f и опять f, mf, p, pp\ Испытайте возможность звука. Умейте «уходить» со звуком.
Инструмент для нас — наш дом, наша земля. Прильните к клавишам как к родной земле...
Как правило ученики слушают клавишу, а не струну. Надо слушать звук. Лозунг нашего воспитания: «Слушай себя!» Его хорошо бы написать на каждой странице рабочей тетради ученика!
Звук и педализация
Когда говоришь о протяженности звука рояля, о пении на фортепиано, невольно обращаешься к педали. Педаль для учащегося — это новая область звучания, и нельзя, чтобы ученик впервые без радости соприкоснулся с ней. Знакомство с педалью должно открыть новую страницу в его музыкальной жизни.
О приемах звукоизвлечения
Говоря о приемах извлечения фортепианного звука следует предостеречь от одного распространенного недостатка, характерного для начала обучения. Педагог с самых первых уроков должен следить, чтобы ученик не приучался к излишнему/ давлению на клавишу, ведь клавиши дальше своих пазов идти не могут. Давление — это неубедительный жест, он не приносит никакой пользы, отрицательно влияя на» звук и технику. В бистром темпе давление на клавишу недопустимо. Скорость движения должна быть как бы обратно пропорциональна нажиму на клавиатуру. Взявши от руки вес и тяжесть, кисть после извлечения звука перестает давить на инструмент. Надо научиться мгновенно освобождать руки от усилий. Придержать клавишу/ничего не стоит. Давление вредно, оно парализует руки!
В основу первого прикосновения к клавише должно быть взято дыхание. Вдох — это предыкт, взмах руки, после чего идет извлечение звука и снятие руки — выдох. Снимать руку надо спокойно, а падение ее должно быть веским. Какова при этом форма пальца? Она соответствует арке и существует в природе руки — в слегка закругленном положении пальцев и кисти.
В положении, рук на клавиатуре я вообще большое внимание уделяю арке. Арка — это форма пальца, форма свода кисти. Форму лежащей на боку арки сохраняет вся рука, будучи чуть согнута в локте. В этом положении очень полезно бывает показать ученику мягкие круговые движения кисти!
Специфика игры произведений клавесинистов — Куперена, Дакена, Д. Скарлатти — требует новых для ученика упражнений, которые направлены на развитие подвижности кисти, что, в свою очередь, способствует ощущению независимости пальцев. Надо уметь «беречь» руку в легком состоянии. Мягкость кисти дает возможность употреблять различные выразительные приемы игры при быстрой их смене.Фраза всегда хороша, когда она взята «живой» рукой при «живой» кисти. Выразительность такой фразы как бы таится в естественности приема.
О приемах staccato мы не раз беседовали с Е. Гнесиной. Приемы staccato определяются характером пьесы, и потому их может быть множество. Есть пальцевое, кистевое staccato, есть тяжелое, легкое, есть как бы укороченное,— легчайшее. Staccato можно играть, беря звук «сверху», можно, наоборот, извлекая его от клавиатуры, когда не только предплечье, но и вся рука отбрасывается вверх. Легчайшее staccato для меня связано с народной фантазией. Таковы феерические образы в произведениях Грига, Листа, Шумана, Мендельсона, Мусоргского — всех не назовешь! Я имею в виду пьесы, где образы зыбки, пугливы, неуловимы (эльфы, гномы, блуждающие огни). Все это сказочные, фантастические сцены; то, чего не было и нет!
Рука исполнителя в таком приеме staccato сама отлетает от клавиатуры, предплечье держится чрезвычайно легко, и вся энергия как бы концентрируется в точном прикосновении к клавише упругого пальца. Движения руки при этом едва уловимы.
Но «когда играешь старинную музыку, к staccato предъявляешь иные требования. Мне всегда хотелось дознаться, не имел ли когда-либо в прошлом знак точки, поставленной над нотой, строгого ритмического значения. Точка пришла в фортепианную музыку, конечно, не из хорового и вокального искусства, скорее всего это влияние струнного pizzicato. И вполне допустимо, что она означала укорочение ноты на одну четвертую часть ее длительности, так как если бы она отнимала половину, то можно было бы воспользоваться другой записью: вместо четверти писать восьмую с паузой, вместо шестнадцатой — тридцатьвторую и т. д. Думаю, что в период, когда музыкальное искусство в своей основе было сильно регламентировано, под строгие законы метроритма попадали и штрихи. Впоследствии, однако, они потеряли свою ритмическую значимость, сохранившись лишь как указатели характерной выразительности.
В педагогической работе с детьми часто встречаются трудности, которые зависят от физических недостатков руки. Природные недостатки частично можно устранить путем упражнений. Слабые связки можно укрепить физкультурой. Например, повиснуть на двух пальцах на столе или крышке инструмента, согнувши все суставы пальца, и немного покачать рукой. При этом необходимо ощутить арку пальцев. При малых подушечках надо немного ниже спустить кистевой сустав.
Другим недостатком, часто встречающимся у детей, является недостаточное растяжение руки. Стянутые межпальцевые связки с годами, под влиянием упражнений, немного растягиваются. В возрасте до 14 лет они наиболее податливы. При этом недостатке надо следить за кожей руки, чтобы она не обветривалась и не трескалась, так как болевые ощущения мешают достижению результата. Упражнения на растяжение руки можно начинать с 8 лет. Они просты: вначале 1 и 5 палец играют интервалы от секунды до сексты и обратно, возвращаясь к исходному положению, потом задание меняется, и целью упражнения становится резкий переход от тесного расположения к широкому:
Впоследствии упражнения на двойные ноты для рук с плохой растяжкой становятся особенно необходимыми.
Об индивидуальных особенностях пальцев
Пальцы очень различны по своим возможностям, и надо постичь их природу. Особенно много внимания в этом отношении требует первый палец. В первом пальце мы должны воспитывать мягкость и подвижность суставов.
В. Сафонов советовал пианистам и в жизни держать первый палец под ладонью: привычка — вторая натура, на привычке многое основано. Важно, чтобы первый палец не «уходил» с клавиатуры, когда играют другие. Играющий палец уводить с клавиатуры нельзя.
Рука при исполнении может быть всякая — и помягче и покрепче; это аппарат удивительный по своей природе. А иногда вы надеваете на свои пальцы «туфли бальные, парадные», чтобы было все подтянуто, нарядно, чтобы пальцы с удовольствием и легко выбирали каждый звук. Когда мы играем на рояле, мы клавиатуру как бы «берем» пальцами. Кисть при этом свободна, она движется будто на шарнирах. При звукоизвлечении должно быть намеренное движение в инструмент. Всю руку при этом не всегда нужно приводить в движение; надо суметь проследить, какая часть ее нужна.
Пальцы у нас все разные. «Выравнить» пальцы мы можем только слухом, верным представлением о звуке. Вес руки надо умело располагать на пальцы, «рассчитывая» этот процесс ухом, тогда пальцы будут деликатно разговаривать, находясь все на равном положении.
Я ученикам говорю: первый палец — земледелец, он удален от городских жителей, способен к тяжелой, подчас грубой работе. Однако он должен уметь себя вести, когда попадает в общество, должен стать и обходительным и деликатным. Научитесь ставить его на кончик, слегка приподняв первый сустав над клавиатурой. Наряду с «тяжелым» состоянием, он должен знать ощущение легкости и подвижности.
Второй палец — это рабочий. Он умелый, сильный, способен к разнообразной деятельности.
Третий палец занимает высшее положение в руке. Он выполняет организационные функции, олицетворяя собой конструктивные силы!
Четвертый палец благодаря своему строению не столь свободен и самостоятелен, на трудовую повинность он отзывается неохотно, зато, будучи оснащен хорошей подушечкой, является ценным работником при проведении кантилены. Это певец руки, и по отношению к другим пальцам он представитель искусства.
Пятый палец — это олицетворение детства, лучшей части человечества, маленький пальчик—баловень руки, ее забота. Таким образом, пальцы для нас — члены общества. Конечно, то, что здесь сказано,— всего лишь педагогический прием, помогающий привлечь внимание ученика к особенностям руки!
Гаммы, арпеджио, аккорды
Пальцы требуют ежедневной тренировки. Маленькому ученику начинать играть упражнения лучше с середины клавиатуры, что обеспечит правильное положение его руки и корпуса. Постепенно игра упражнений распространяется на всю клавиатуру в противоположном и параллельном движении. Упражнения даются для организации руки, и в этом смысле их сила превышает силу любой пьесы или этюда. Упражнения обычно не бывают рассчитаны на игру в течение одного-двух уроков. Их можно не спрашивать на каждом занятии, но ученик должен тренироваться ежедневно довольно продолжительный период. При регулярной игре упражнений развивается исполнительская воля учащегося.
В 20-е годы упражнения в большой мере были изъяты из педагогического процесса. Это была неверная реакция на чрезмерное увлечение вопросами техники. Гаммы, арпеджио и целый ряд других видов фортепианной фактуры — материал, необходимый для ежедневной работы и тренировки ученика. Теперь это общеизвестно.
Я придерживаюсь принципа прохождения гамм как звукоряда мажора и минора с первых лет обучения. Сначала ученик играет гаммы одним пальцем, поп legato, без аппликатуры, и я прошу делать это, внимательно слушая звучание. Попутно я обязательно знакомлю его с трезвучиями первой, четвертой и пятой ступеней. Количество гамм, изучаемых в первом году, обычно бывает очень ограничено,— только те, что встречаются в обиходе, в пьесах, играемых учеником. Если педагог берет пьесу в неизвестной ученику тональности, он обязан ознакомить с нею ученика.
Гаммам я стараюсь дать названия, подчеркнув этим присущий им выразительный смысл, заимствованный из классической и романтической литературы. Так, до мажор у меня называется «солнечной» гаммой, фа мажор — «зеленой» и т. д. Одновременно ученик знакомится и с параллельным минором. Это тень от мажора, его печальное отражение.
Я говорю ученикам: «Мы живем в мире гамм», подразумевая под этим — в мире тональностей. Тональности неотделимы от нашей жизни. Смена сезонов — осень, зима, весна, лето; смена состояний суток — день, ночь, сумерки, рассвет; возраст человека — детство, юность и т. д.— все это отражается в музыке в различной тональной окраске. А наши переживания, настроения, как передать их смены, переходы, постепенные изменения без помощи тональностей?
Как-то мне пришлось объяснить простейшую модуляцию шестилетней ученице. Девочка разбирала пьесу и в до мажоре вдруг встретила фа-диез. Она ко мне с обвинениями, откуда в до мажоре знак диеза? А я ей в ответ: «Нельзя же все время дома сидеть, надо и в гости ходить. Фа-диез — это первый привет из соль-мажорной тональности, кепка знакомого — здравствуйте!» Она мне: «А дальше опять до мажор». «Так что же, ты в гостях ночевать будешь? Посидели и домой пошли!» Ученикам иногда лучше самое сложное объяснить вначале на их языке, по-детски доходчиво.
К работе над гаммами я приступаю, когда ученик уже знает, что значит тон и полутон; на примере первой гаммы я знакомлю его с мажорным ладом. Рисую звукоряд и разбиваю его на две части, затем подрисовываю очки. Давай,~ говорю, рассмотрим, с чем мы имеем дело. Смотри одним глазом — тон, тон, полутон а теперь другим — тон, тон, полутон — то же самое!
При переходе к соль мажору я опять делаю рисунок, дополняя вторую половину звукоряда. При этом опять рисуем очки, но уже в другой оправе, и опять рассматриваем звукоряд каждым глазом отдельно.
Слышим, что звук фа звучит неподходяще. Нам надо его отдалить, повысить, добрать, еще полтона — ставим диез. Конечно, это разговор не для взрослых, но ведь возраст ученика шесть-семь лет! Учащимся должно быть понятно образование гаммы как звукоряда. После таких уроков они сами по квинтовому кругу строят для себя все нужные звукоряды мажора.
Во втором и третьем классах я знакомлю учеников с принципами аппликатуры в гаммах. Игра гамм и арпеджио каждой рукой.
У меня были ученики, которые любили играть гаммы не отрывая рук от клавиатуры; так и ползли по полутонам; играя гаммы одну за другой: до мажор, до-диез мажор, ре мажор и т. д. Предварительно они изучали, конечно, каждую из них с большой тщательностью, и только один ученик не .учил гамм и играл их без всякой подготовки. Он говорил мне: «Зачем я буду учить гаммы, когда я чувствую их под пальцами с каждой клавиши в терцию, сексту, дециму». Он обладал удивительным слухом. Это был Андрей Эшпай.
При изучении коротких арпеджио я пользуюсь системой аппликатуры, в которой, как и при игре гамм, внимание прежде всего направлено на освоение задания каждой рукой в отдельности. Как всегда, сначала должно быть твердо усвоено правило, а затем уже поняты исключения.
Аппликатура коротких арпеджио трудно запоминается. Изучать ее надо с малых лет. Системы помогают понять аппликатурные принципы и тем самым облегчают работу ученика. А ведь задача педагога в том и состоит, чтобы все время думать об облегчении труда учащегося. Тщательное отношение к аппликатуре должно быть воспитано с детских лет обучения. Если ученик ежедневно будет менять пальцы, он привыкнет к небрежности. Берегите спокойствие пальцев, следите за тем, чтобы они лишних шагов не делали!
Помимо гамм и арпеджио серьезную тренировку надо проводить над аккордовыми комплексами. Но прежде чем переходить к ним, следует научить ученика работать над каждым аккордом в отдельности. Начинать эти упражнения рекомендуется отделив один звук аккорда от остальных, затем аккорд разбивается на две части — по два звука. В аккорде надо добиваться контроля за каждым звуком, следя за самостоятельным движением каждого пальца.
Когда рука ведет линию меняющихся аккордов, то исполнителю надо «легко содержать» пальцы, для того чтобы мягко передавать клавиатуре вес руки. Необходимо вести руку в свободном состоянии и брать аккорды сверху. Ученики же обычно, взяв аккорд, отдергивают руку от клавиатуры. У них активно движение от рояля и пассивно — к роялю. Смеясь, я говорю, что есть staccato «положительное» и есть «отрицательное», то есть staccato, исполняемое приемом «в рояль» и «от рояля». Так вот, аккорды на первых порах полезнее учить приемом «положительного» staccato. И еще один момент надо учитывать в развитии аккордовой техники. Когда есть скачок, то есть перенос аккорда из одного регистра в другой, то рука обычно плавно описывает дугу перелета. Но можно использовать другой прием, оборвав дугу в высшей точке прицела. Это делается для того, чтобы быть над нужными клавишами заранее.
О пользе некоторых других упражнений
Для развития техники очень полезна игра так называемых «двойных нот». Но прежде чем приступать к этим упражнениям, надо ознакомиться с более легким их вариантом. Так, например, большую пользу приносят упражнения с «привязанным» средним пальцем, в которых обращает на себя внимание особенность «разделения» руки. Если в приведенных ранее примерах первый и второй пальцы как бы отделялись от третьего, четвертого и пятого, то в данном случае развивается независимость первого и пятого пальцев по отношению к средним:
Упражнения с задержанием полезны тем, что подготавливают к полифонии. Они позволяют руке выполнять две, а иногда и три роли. Игру двойных нот следует начинать с терций, используя на первых порах следующую аппликатуру: 4,2; 5,1 или 3,2; 4,1. При такой аппликатуре легче ощутить «разделение» руки. Следует также разнообразить их игру различными динамическими заданиями, предлагая играть верхний и нижний голос с разной силой звука. Подобные упражнения хорошо «воспитывают» руку:
Полезна также игра кварт, но такие упражнения следует давать уже подвинутым учащимся. Упражнения на кварты ценны тем, что развивают боковые движения кисти:
Для упражнений я обычно предпочитаю брать красивую фразу, материал для которой всегда можно найти в музыкальной литературе. Педагогу при работе над этим упражнением обычно не приходится разъяснять ученику мотивного строения, фразировки и всего того, от чего зависит общая линия legato, а следовательно, пластичность самого приема игры.
О работе над виртуозными приемами игры
Техника скачков. По его мнению, чем больше скачок, тем выше должна быть дуга переноса руки. Прием беззвучной игры гамм и арпеджио, когда пальцы не играют, а только ощущают клавиатуру. Такие упражнения проделываются в быстром темпе с охватом всей линии движения. Следующим этапом работы является полнозвучная игра пассажа. Но надо следить, чтобы при переходе к звуку темп и характер движения рук не изменились. Сила звука регулируется и приводится в соответствие с быстротой игры. Эти упражнения надо повторять многократно, не смущаясь первоначальной неудачей.
Движение локтя, которое должно быть плавным, без толчков. Для того чтобы в момент игры сосредоточить внимание ученика на плавности движения, я иногда становлюсь сзади него и слегка дотрагиваюсь до локтя, как бы предлагая тем самым проследить его линию. Как правило, это помогает учащемуся найти нужное положение руки.
При игре упражнений первым заданием является точность попадания пальца в клавишу, для чего нужен медленный темп. Но нельзя забывать, что медленное движение не научит быстрому!
Почему ошибки в арпеджио чаще всего возникают при перемене позиции руки? Это обычно случается из-за медленного переноса руки в новое положение. Но есть и еще одна причина — слишком твердое положение первого пальца. При игре арпеджио первый палец должен быть свободным, подвижным, мягким, почти безвольным.
Напрасно думают, что все приемы идут от методик. Прием как тип игры создает композитор. «Школы» же как метод обучения ценны тогда, когда они помогают педагогу быть посредником между композитором и учеником. Методика никогда не научит преподавать, она лишь убережет от ошибок. Жизнь идет телеграфно. Появляется все новая музыкальная литература, новые приемы игры. Их надо понять, почувствовать тут же, «на корню». Сильного педагога от слабого отличает это качество. Педагогический талант — способность передать свои знания ученикам.
В технике надо вырабатывать своего рода спортивную ловкость. И «одоления» технические не столько зависят от количества времени, потраченного на упражнения, сколько от мгновения, когда движение понято, схвачено. Конечно, если не будешь настойчиво заниматься, много работать и искать, нечего и схватывать будет. Прием — это то состояние удобства игры, которое при многократном повторении того или иного места внезапно постигается внутренним ощущением руки.Внимательный к ощущениям ученик, поняв движение, будет помнить его всю жизнь. Это подобно обучению любым видам спорта. Учась плавать, человек во время тренировки вдруг ощущает, что он держится на воде. Качественный перелом в своем состоянии (и психическом и физическом) он уже обычно не забывает. Подобные мгновения определяют продвижение ученика. В этом процессе многое зависит от решительности. Один ищет прием долго, другой понимает сразу.
Например, на развитие техники пассажей хорошо влияет игра с тяжестью. Ученики не любят, когда их в процессе исполнения трогают за руку, поэтому не любят и такой прием работы. Но не следует обращать на это внимание. Обычно я даю ученику сыграть в быстром темпе выученный пассаж или гамму, наложив на его руку тяжесть своей руки, сначала на кистевой сустав, потом на предплечье. Прошу не прогибать кисть и сосредоточить внимание на ощущениях. Дав ему проиграть часть пассажа, внезапно снимаю свою руку. В это мгновение рука ученика ощущает необычайную свободу, возможность играть легко и быстро. Надо запомнить это ощущение. Звучание в момент снятия тяжести резко меняется: звук «хрусталеет», делается прозрачным, выученный пассаж приобретает легкость и блеск виртуозности. Обычно более двух раз прибегать к подобному приему не приходится. Таким методам работы над техникой я придаю очень большое значение. Надо помогать ученикам развивать в себе внимание к ощущениям и запоминать их.
«Ловля ощущений» в приемах игры — работа очень трудная, но зато она дает нужный результат. Надо научить ученика внутренне осознавать движения руки и как бы жить ее тонкими возможностями. Изучайте в приемах то, что вызывает состояние удобства, и запоминайте это. Движения должны быть логичны, разумны, удобны. Ощущения приемов часто теряются в благополучии повседневности, при сравнительно гладком исполнении произведения с начала до конца в быстром темпе.
О некоторых психологических предпосылках в работе над техникой
Если пассаж «не идет», то значит играть его ученику неудобно. А удобство в нашем деле означает естественность, естественность же — синоним красоты. Хорошо, когда естественность проникает в любой прием фортепианной игры! Но нельзя забывать, что у некоторых учеников состояние «не идет» связано с психологическими факторами. Сыграв пассаж, ученик мысленно «остается» на сыгранном, а надо все время думать о том, что впереди. Психология учащегося — инструмент очень тонкий, требующий пристального внимания. Ученики нуждаются в различной работе педагога с ними как по количеству времени, так и по самому существу ее. Я не верю, когда говорят, что какой-либо ученик не поддается развитию в техническом плане. Если он музыкален — должен поддаваться, и педагог обязан найти пути, как помочь ему.
Технологию процесса фортепианной игры необходимо тщательно изучать — она неотъемлемая принадлежность самого фортепианного искусства. Когда мы добиваемся техники, то, наряду с другими заданиями, стремимся дисциплинировать руку. (Ведь иногда рука может и «помешать»!) Техника развивается не только от способности активизировать руку, но и от умения приводить руку к освобожденному состоянию. При взятии многозвучного аккорда рука как бы работает на сильном токе воли. После извлечения аккорда она должна суметь мгновенно освободиться от усилия. Это значит, после взятия одного звука или аккорда надо уметь снять волевое давление пальцев и руки на клавиатуру. Умение снять волевые токи должно быть воспитано с детства. Уже самые маленькие ученики обязаны суметь покинуть клавиатуру освобожденной рукой.
Методические указания на уроке даются обычно с учетом психологической настроенности ученика. Надо воспитывать внимание ученика, умение быть сосредоточенным. Каждый педагог знает, что занятия с учеником есть творческая работа обеих сторон (педагог без учеников — не педагог, ученик без педагога — самоучка), и она должна быть пронизана волей и уверенностью в успехе.
Ученик должен знать состояние «отрешения», когда отпадают многочисленные интересы дня, интересы личной жизни, когда он работает чрезвычайно собранно и сосредоточенно.
В случае неудач в работе надо прежде всего снять накипь раздражения. Кто из нас не испытывал вред от вспышек гнева, раздражения, досады. Прибавьте сюда еще обиды за щедро рассыпанные эпитеты в адрес ученика.
Так делать не следует. В любом случае ученик должен чувствовать дружескую руку педагога, которая ведет его по пути одоления трудностей. Доброжелательная атмосфера, создающая возможность для «мягких линий» в ведении урока, способствует появлению «мягких линий», то есть пластики в движениях ученика. Нельзя не только кричать и раздражаться, но даже резко нарушать ритм указаний. Работа над техникой требует от ученика полной отдачи внимания и сил, и для этого нужна соответствующая обстановка.
Вот мои советы молодому педагогу, желающему воспитать ученика, свободно владеющего инструментом:
Быть осторожным в своем поведении с учеником.
Считать, что до детей надо «подняться», а не «спускаться» к ним.
В случае, когда что-то не выходит (даже в ответственный момент) «мирно» выяснить причину.
Считать, что уход за учеником обязателен, и это надо понимать прежде всего в глубоко психологическом плане.
Беречь время ученика.
Уметь ценить его внимание, сосредоточенность, не злоупотреблять этими качествами. Никогда не забывать, что ученик — это ребенок и в его жизни есть еще много заданий и интересов.
Помнить, что личные свойства ученика играют главную роль в нашем деле.
Об игре этюдов и виртуозных пьес
Игра этюдов в какой-то мере спортивное дело. Она подобна призовому пробегу на ипподроме. Если лошадь на призовом пробеге делает сбой, она снимается с состязания. Работать над этюдом нужно спокойно, изучая характер движения до тех пор, пока не будет все «само выходить». Этот этап необходим, чтобы потом играть их быстро, легко/ярко, развивая выносливость, неутомимость, блеск и браваду. Всегда нежелательно, чтобы ученик оставлял этюд не закончив работу. Технику можно приобрести, а можно и растерять. Недоученные вещи бросать не годится, особенно этюды. Это может привести к распущенности в занятиях, к небрежному обращению с литературой и инструментом.
При изучении этюда я обращаюсь к разным приемам работы. Конечно, ученик сначала учит этюд в медленном темпе. Но медленное движение не порождает быстрое, хотя оно позволяет избегнуть многих неприятностей, в том числе и ненужных движений. Если отчетливо сказать нараспев, то, даже будучи заикой, после этого скажешь четче и в быстром темпе. Однако для работы в быстрых темпах требуются иные методы упражнения. И с этой точки зрения полезна методика, использующая ритмические варианты.
Есть педагогические' школы, которые в работе над этюдом и виртуозной пьесой отрицают применение ритмов. Но практика показывает, что такой метод упражнений нередко дает очень хороший результат. Игра разными ритмами должна происходить при точном метре; первая, сильная доля всегда должна быть на месте, с метром не надо шутить. Остановки дают возможность «оглядеться», психологически приготовиться к быстрому движению. Труд залог успеха в работе над техникой. Домашнюю, работу учащегося надо подчинить строго установленному ритму занятий. Регулярность особенно необходима для развития виртуозности, техники, мастерства пианиста. Войти в трудовой ритм жизни учащемуся не так просто. И педагогу обычно приходится даже самому составлять расписание домашней работы ученика. Приведу пример из своей практики.
Заметив однажды у одного из своих учеников спад рабочего тонуса, я попросила его доставить мне удовольствие к Новому году, подарив двенадцать часов своего времени. Он охотно согласился. Затем я сказала ему, что я их распределю на двенадцать дней, в течение которых каждый день он мне будет отдавать это время по часу. Еще не очень хорошо понимая, в чем дело, он, смеясь, согласился и на это условие. Тогда я ему открыла уже все до конца — ведь речь шла о дополнительном часе к его домашней работе! Поняв все, ученик как-то кисло улыбнулся, но отступать было уже неудобно, так как эти часы он мне только что радостно подарил. Каждый день он или его мать звонили мне и сообщали о «подарке». Когда прошло двенадцать дней, ученик уже привык заниматься лишний час и закрепил его в своем расписании. Помогло ему и то, что за этот период он ощутил успех в своем продвижении и его рабочее настроение повысилось, он познал радость занятий. Если вовремя провести такую организацию времени учащегося, результат не замедлит сказаться. Ритм обладает огромной силой воздействия. Регулярность приводит к потребности в занятиях, укрепляется творческая воля учащегося, труд для него становится необходимостью. А ведь наша работа в том и состоит, чтобы воспитывать не просто трудящегося, а любящего труд человека. Любящая труд молодежь не сет в себе огромный запас созидательной энергии, и это делает ее надеждой уходящего поколения.
Молодой человек наивен в поисках счастья. Оно уже разлито в его здоровье, энергии, в его возможностях. Это счастье нужно не только ему самому, оно дает счастье другим. Старшему, умудренному опытом поколению молодежь дарит ощущение вечного обновления жизни.